jueves, 31 de julio de 2008



King Khan & The Shrines

King Khan, unático heredero del planeta Rock, Soul y Funk combina con extravagancia, imaginación los frutos de tanto trabajo en la sombra del underground gracias a su fichaje por el Sello Vice.

Veterano de la escena Rockera Canadiense (Spaceshits), este Artista de padres indios sacude su coctelera a base de sonidos alucinados, del Free Jazz Cósmico, pasando al Soul Punk, guitarras deudoras del Blues, secciónes de viento, órganos Funkoides y un King “Destroyer” Khan escupiendo culebras y hechizos vocales cargados de ritmo.

Tras la consagración de "What Is ?!" en los círculos especializados, tuvieron la oportunidad de recuperar el tiempo perdido y rastrear la grandeza de su chamánico Rock N' Roll con el recopilatorio "The Supreme Genious of King Khan & The Shrines".

Top Ten : ¡Mis Favortias Ahora Mismo!

01. Jeanette & Jose Luis Perales - ¿Por Qué Te Vas?

02. Santo & Johnny - Sleepwalk
03. Cas McCrea & The Cosmic Rays - Dreaming
04. Bad Brains - How Low Can A Punk Get ?
05. CPC Gangbangs - Teenage Crime Walk
06. Omar Souleyman - Atabat
07. Demon''s Claws - Huntin` On The 49
08. The Spits - I H8 Pussies
09. Otis Redding - Shout Bamalama
10. The Black Lips - Veni Vidi Vici

(*) www.king-khan.com
(*) www.myspace.com/kingkhantheshrines



Primal Scream (Bobby Gillespie)

Primal Scream es uno de los ejemplos más visibles del potencial de la música Rock en este último cuarto de siglo. Liderados por un Bobby Gillespie que venía de tocar la batería para The Jesus & Mary Chain, los de Glasgow editaron dos discos para Creation que poco o nada hacían entrever la revolución que vendria con su tercer trabajo, "Screamadelica" (1991), obra mayor que, con la ayuda de los productores
Andrew Weatherall y Hugo Nicholson, hizo colisionar Techno y Rock para redefinir el nuevo Pop Británico.

Curiosamente, decidieron frenar su avance y echar la vista atrás en el siguiente y stoniano "Give Out But Don´t Give Up" (1994), que pese a auparse a lo alto de las listas en buena parte por el gancho del efectivo single "Rocks", decepcionó a la misma crítica que les había encumbrado con "Screamadelica".

Por ello, volvieron al asalto sónico, a la colisión de mundos con "Vanishing Point" (1997) y especialmente con "XTRMNTR" (2000), y "Evil Heat" (2002) enriquecido en buena parte por el trabajo de guitarras Kevin Shields (My Bloody Valentine).

Tras el homenaje a The Faces & Rolling Stones en "Riot City Blues" (2006), llega "Beautiful Nature" para mantener al rojo vivo el presente de un grupo radical y contradictorio, pero siempre apasionante y genuino.

Top Ten : Canciones Para Escuchar De Noche

01. New Order - Fine Time

02. The Rolling Stones - Midnight Rambler
03. The Smiths - Handsome Devil
04. The Beatles - You Won´t See Me
05. Queens Of The Stone Age - No One Knows
06. The Sex Pistols - Anarchy In The UK
07. Bob Dylan - Rollin´ And Tumblin´
08. James Brown - Cold Sweat
09. The Clash - Spanish Bombs
10. The Psychedelic Furs - Dumb Waiters

(*) www.primalscream.net



domingo, 20 de julio de 2008



01. Hernán Martínez - El Prestidigitador (2006)
02. Ariel Minimal & Florencia Ruiz - Ese Impulso Superior (2008)
03. Shaman & Los Hombres En Llamas - Diadema (2006)
04. Compañero Asma - Radiografia (2008) By Rosco
05. Mostruo! - Grosso (2007)
06. Le Mans - Aquí Vivía Yo (1998)
07. Casino - Volcanes (2007)


08. Mardou Fox - Melodias Del Atlantico EP (2008)
09. Go-Neko! - Mike Ontry (Single) (2008)
10. Luis Alberto Spinetta - Un Mañana (2008)
11. 107 Faunos - 107 Faunos (2008)
12. Atico - Compañia (2008)
13. Resplandor - Pleamar (2008)
14. Los Alamos - El Fino Arte De La Venganza (2008)
15. Victoria Mil - Estan Despedidos (2008)





01. My Bloody Valentine - Live At Slim's San Francisco (2008)
02. Atlas Sound - Amsterdam Midi EP (2008)
03. Low - Songs For The Dead Pilots (2008) By Rosco
04. Deerhunter - Microcastle (2008)
05. M83 - Saturdays = Youth (2008)
06. Mooncake - Lagrange Points (2008)
07. Luna - The Best Of Luna Deluxe (2006)



08. The Olivia Tremor Control - Beyond The Forest (2008) By Rosco
09. Bowery Electric - Black Nights (2008) By Rosco
10. The Radio Dept - Freddie And The Trojan Horse EP (2008)
11. Pia Fraus - After Summer (2008)
12. Languis - Fractured (2008)
13. Primal Scream - Beautiful Future (2008)
14. Pommez - Triptico EP (2008)
15. Vladimir Bellini - En El Fondo De Mi Casa EP (2008)



01. Buddy Holly - Collection (2008) By Rosco
02. The Zombies - Redhouse (2008) By Rosco
03. King Khan & The Shrines - What Is?! (2007)
04. El Festival De Los Viajes - El Andante EP (2008)



05. Lydia Lunch - Black Lips (2008) By Rosco
06. PJ Harvey - The Blue Tapes (2008) By Rosco
07. Regular Fries - ElectroVegas Deluxe (2008) By Rosco
08. To Rococo Rot - Aerodynamic (2008) By Rosco
09. Casino Versus Japan - Whole Numbers Play The Basics (2002)
10. Pan Sonic - Destria (2007) By Rosco
11. Jimmy Edgar - Digital (2008) By Rosco
12. Eluvium - Taken (2008) By Rosco
13. Autechre - Hypnotise (2008) By Rosco
14. Tremor - Viajante (2008)
15. Warp Records Spring EP 2008 - Various Artists (2008)



viernes, 18 de julio de 2008



POST PUNK : El Post Punk & La Revolución Incompleta Por Simon Reynolds


“Los Sex Pistols Cantaban ´No Future´ Pero Hay Un Futuro & Nosotros Estamos Tratando De Construirlo”Allen Ravenstine, Pere Ubu, 1978.

Para el verano de 1977 el Punk se había convertido en una parodia de sí mismo. Muchos de los miembros originales del movimiento sentían que la apertura y la riqueza de posibilidades habían degenerado en una fórmula comercial.

O peor : había terminado convirtiéndose en una inyección rejuvenecedora en el brazo de la industria musical establecida que los Punks habían tenido la esperanza de derrocar. ¿Dónde ir ahora?

Fue en este punto que se comenzó a fracturar la frágil unidad Punk entre chicos de clase obrera y bohemios de clase media. Por un lado quedaron los populistas “Verdaderos Punks” (que después desarrollarían el movimiento Oi!) quienes creían que la música debía mantenerse accesible y sin pretensiones : la voz enojada de las calles.

Por otro lado, estaba la vanguardia que después fue conocida como “Post Punk”, quienes vivieron 1977 no como un retorno al Rock´N´Roll crudo sino la oportunidad de quebrar con la tradición, definiendo el Punk como un imperativo al cambio constante.

El Oi! y su aproximada contraparte norteamericana, el "Hardcore", merecen sus propios libros (incluso ya tienen algunos: Cranked Up really high de Stewart Home y varias historias orales del hardcore).

Este libro, sin embargo, es una celebración del Post Punk : bandas como PiL, Joy Division, Talking Heads, Throbbing Gristle, Contortions y Scritti Polliti, que se dedicaron a realizar la revolución incompleta del Punk y exploraron nuevas posibilidades sonoras a través de su apertura a la Electrónica, el Ruido, las Técnicas Dub del Reggae, La Producción Disco, El Jazz y la Música Contemporánea.

Algunos puristas acusaron a estos experimentalistas de meramente intentar restaurar aquello que el Punk había originalmente intentado destruir : el elitismo del Art Rock.

Y es cierto que una alta proporción de los músicos Post Punk venían de las escuelas de arte.

La escena No Wave en New York, por ejemplo, estaba prácticamente compuesta por entero por pintores, realizadores de cine, poetas y artistas de performance.

Gang Of Four, Cabaret Voltaire, Devo, Wire, The Raincoats, DAF... esta es sólo una fracción de las bandas iniciadas por graduados de las carreras de arte o diseño.

Especialmente en Inglaterra, las escuelas de arte han funcionado desde hace tiempo como una especie de bohemia subsidiada estatalmente, donde la juventud de origen obrero demasiado rebelde para trabajar se mezclaba con chicos de clase media demasiado excéntricos para seguir una carrera profesional.

Después de graduarse, muchos se involucraron en la música como una forma de mantener el "Estilo De Vida Experimental" que disfrutaron durante su época de estudiantes y, al mismo tiempo, quizá, sólo quizá, encontrar algo de qué vivir.

Por supuesto, no todos los involucrados en el Post Punk fueron a escuelas de arte o a la universidad. Muchas de las figuras clave del Post Punk inglés vienen de esa zona gris socialmente indeterminada donde la franja superior de la clase obrera se mezcla con la clase media baja.

Autodidactas de forma omnívora y dispersa, figuras como John Lydon o Mark E. Smith de The Fall se ajustan al síndrome del intelectual Anti Intelectual : vorazmente bien leídos pero desdeñosos con la academia y sospechosos del “arte” en cualquiera de sus formas institucionalizadas.

Pero, en realidad, ¿qué puede ser más arty que desear abolir el arte destruyendo las fronteras que lo mantiene separado de la vida cotidiana?

Esos siete años Post Punk, desde el principio del 78 al final del 84, fueron testigos de un saqueo sistemático del Arte y la Literatura Modernista. El período entero parece un intento de reproducir prácticamente cada tema y técnica modernista importante usando a la música pop como medio.

Cabaret Voltaire tomó prestado su nombre del Dada; Pere Ubu tomó el suyo de Alfred Jarry. Talking Heads convirtió un poema sonoro de Hugo Ball en un tema bailable de Tribal Disco.

Gang Of Four, inspirado por los efectos de alienación de Godard y Bretch, intentó deconstruir el Rock incluso cuando rockeaban duro. Los Letristas absorbieron la ciencia ficción radical de Burroughs, Ballard y Philip Dick y las Técnicas de Collage y Cut Up fueron trasladadas a la música.

Marcel Duchamp, por intermedio de Fluxus, era el santo patrón de la No Wave. El arte de tapa de los discos de ese período estaba en sincronía con las aspiraciones Neo Modernistas de las letras y la música, con diseñadores gráficos como Malcolm Garret y Peter Saville, sellos como Factory y Fast Product, que tomaban ideas del Constructivismo, Die Stijl, la Bauhaus, John Heartfield y Die Neue Typographie.

Este frenético saqueo de los archivos del modernismo llegó a su punto culminante con el Sello renegado ZTT, abreviatura de Zang Tuum Tumb, un fragmento de una poesía Futurista Italiana, y su grupo conceptual Art Of Noise, nombrado en homenaje al Manifiesto por una Música Futurista escrito por Luigi Russolo.

Si tomamos a la palabra “Modernista” en un sentido más amplio, los grupos Post Punk estaban firmemente comprometidos con la idea de hacer música moderna. Estaban completamente convencidos de que todavía había lugares para explorar en el Rock, todo un nuevo futuro por inventar.

Para la vanguardia Post Punk, el punk había fracasado porque había intentado destronar a la Vieja Ola del Rock usando música convencional (Rock´N´Roll de los ´50, Garage Punk, Mod) que precedían a las megabandas dinosaurio como Led Zeppelin y Pink Floyd.

Los Post Punks se decidieron a avanzar, sostenidos en la creencia de que “Los Contenidos Radicales Requieren De Formas Radicales”.

Un curioso efecto colateral de esta convicción de que el Rock´N´Roll ya estaba agotado fue el enorme abuso descargado sobre Chuck Berry.

Una figura clave para el Punk Rock, a través de la forma de tocar la guitarra de Johnny Thunders y Steve Jones, Berry se convirtió en EL punto de referencia negativo, nombrado una y otra vez como el sonido que debía ser evitado.

Tal vez el primer ejemplo de esta Berryfobia suceda en los demos de los Sex Pistols exhumados en La Gran Estafa del Rock´N´Roll.

La banda comienza a zapar sobre “Johnny B. Goode”. Entonces, Johnny Rotten, el esteta oculto del grupo, que luego fundaría el grupo Post Punk arquetípico : Public Image Ltd.

Farfulla desganado el principio de la canción para después comenzar a gritar : “Mierda, Es horrible... Paren, Odio Esta Mierda... AAAAARRRGH”.

El grito de disgustado agotamiento de Lydon –suena como si se estuviese ahogando, sofocado por el sonido muerto, fue replicado por legiones de grupos Post Punk : Cabaret Voltaire, por ejemplo, se quejaba de que “El Rock´N´Roll No Se Trata De Resucitar Riffs de Chuck Berry”.

Más que los riffs o los acordes Bluseros, el panteón Post Punk de los innovadores de la guitarra se inclinaron hacia la angularidad, un sonido agudo, claro y rugoso. En su mayor parte, pasaban por alto los solos, más allá de breves explosiones de punteos integrados en una forma de tocar predominantemente rítmica.

En lugar de un sonido “Gordo”, guitarristas como David Byrne de los Talking Heads, Mark Bramah de The Fall o Viv Albertine de The Slits preferían una “Guitarra Rítmica Delgada”, inspirada con frecuencia en el Reggae o en el Funk Post James Brown.

Este estilo de tocar más compacto y esquelético no se proponía ocupar cada punto del espacio sonoro. Los grupos también intentaban hacer cosas innovadoras con la estructura.

Tomando como referencia los discos solistas de Brian Eno o el R&B cubista de Captain Beefheart, grupos como Devo, XTC o Wire quebraban el flujo de la canción con un enfoque discontinuo, lleno de detenciones y recomienzos.

Y no sólo la guitarra se radicalizó : cada instrumento respondió al desafío de renovar el Rock . Bateristas como Hugo Burnham de Gang Of Four, Steven Morris de Joy Divison, Budgie de The Banshees y Palmolive de The Raincoats evitaron los clichés del Heavy Rock, desarrollando nuevos patrones rítmicos austeros y con frecuencia “Invertidos”.

Los Toms solían usarse para crear un tipo de propulsión “Tribal”. El bajo abandonó el rol de soporte que había tenido hasta el momento y pasó al frente como un instrumento líder, cumpliendo una función melódica, incluso mientras sostenía el Ritmo.

En este punto, los bajistas Post Punk estaban incorporando las innovaciones de Sly Stone y James Brown y aprendiendo del Roots Reggae contemporáneo y el Dub.

Buscando un sonido militante y agresivamente monolítico, el Punk prácticamente había purgado el elemento negro del Rock, cortando sus lazos con el R&B y rechazando al mismo tiempo la Música Disco (calificada como insípida y escapista).

Sin embargo, hacia 1978 el concepto de una “Música Bailable Peligrosa” (expresado términos como “Perverted Disco” o “Avant Funk”) comenzó a emerger en los círculos Post Punk.

Junto con la sensualidad y el swing de la música bailable, el Punk también había rechazado los géneros compuestos (Jazz Rock, Country Rock, Folk. Rock, Classical Rock, Etc.) que habían proliferado a principios de los setenta.

Para los Punks, este tipo de cosas remitían a alardes de virtuosismo, zapadas serpenteantes, discursos Hippies sobre cómo “Todo Es Música, Man”. Definiéndose por oposición a este eclecticismo Flojo y Cualquierista, el Punk proponía un purismo estridente.

Y si bien la noción de “Fusión” permaneció desacreditad el Post Punk se embarcó en una nueva fase de búsquedas que iban más allá de los estrechos parámetros del Rock, obviamente, hacia la América Negra y Jamaica, pero también hacia África y otras zonas que luego serían llamadas “World Music”.

El Post Punk también reconstruyó ciertos puentes con el propio pasado del Rock, especialmente con ciertas zonas que el Punk había excluido cuando declaró que 1976 era el Año Cero.

Durante ese proceso se instaló un mito que todavía persiste en algunos lugares : La Idea de que los principios de la década del 70 son un páramo cultural.

En realidad se trata de uno de los períodos más ricos y diversos en la historia del Rock.

De forma tentativa al principio (después de todo, nadie quería ser acusado de ser un Criptohippie o un Fan de Rock Progresivo disfrazado), los grupos Post Punk redescubrieron esa riqueza, inspirándose en el costado más Arty del Glam (Bowie y Roxy Music), en excéntricos Out Rock como Beefheart y, en algunos casos, en el costado más perspicaz del Rock Progresivo (Soft Machine, King Crimson, incluso Zappa).

En cierto sentido, el Post Punk era “Rock Progresivo”, sólo que drásticamente racionalizado y rejuvenecido, con mejores cortes de pelo y una sensibilidad más austera (en lugar de la virtuosidad ostentosa).

En retrospectiva, es el Punk Rock lo que parece una aberración histórica – un regreso al Rock´N´Roll básico que en definitiva terminó siendo una breve anomalía en un de otro modo ininterrumpido continuo del Art Rock que de despliega desde el principio hasta el final de la década del 70.

Si hacemos honor a la verdad, no podemos dejar de mencionar que algunos de los grupos Post Punk más importantes : Devo, Throbbing Gristle, Cabaret Voltaire, This Heat eran entidades Pre Punk, que existían de una forma u otra varios años antes del disco debut de los Ramones en 1976.

El Punk sumió a la industria discográfica en una gran confusión, hizo que los grandes sellos se volviesen vulnerables a la sugestión y fluidificó todas las reglas estéticas de modo que cualquier cosa anormal o extrema de repente tenía una oportunidad.

A través de esta grieta en el muro de los negocios se colaron todo tipo de oscuros freaks, obteniendo la chance de llegar a un público más amplio.

Sin embargo, el Post Punk sólo construyó una alianza con determinado tipo de Art Rock. No con el intento del Rock Progresivo de mezclar guitarras eléctricas amplificadas con la instrumentación clásica y las composiciones extendidas del siglo XIX sino con el linaje minimalista que pasa por Velvet Underground, el Krautrock y culmina en el costado más intelectual del Glam.

Para cierta clase de entendidos, la música que los sostuvo durante el “Páramo” de los setenta fue grabada por una constelación de espíritus afines, Lou Reed, John Cale, Nico, Iggy Pop, David Bowie, Brian Eno, quienes estaban unidos por haber tocado o haber sido influenciados por The Velvet Underground y que habían colaborado entre sí en variadas combinaciones durante ese período.

Bowie, por ejemplo, trabajó con prácticamente todas estas personas en varios momentos distintos, produciendo sus discos o colaborando con ellos. Él era el conector, el más grande diletante del Rock : siempre persiguiendo las vías de la innovación, siempre en movimiento.

Más que cualquier otro, Bowie fue la inspiración para el Ethos Post Punk del cambio perpetuo.

1977 puede haber sido el año de edición del primer disco de los Clash y del Never Mind The Bollocks de los Pistols, pero a decir verdad el Post Punk fue afectado con mayor profundidad por los cuatro discos relacionados con Bowie que se editaron ese año : “Low “ y “Heroes”; “Lust For Life” y “The Idito” de Iggy Pop (ambos producidos por Bowie).

Todos grabados en Berlín, esta impresionante serie de discos tuvieron un inmenso impacto en quienes ya venían sospechando que el Punk Rock estaba convirtiéndose en más de lo mismo.

Los discos de Bowie e Iggy proponían un alejamiento del Rock´N´Roll americano y un acercamiento a Europa, con un sonido cool y controlado, construido sobre los Ritmos Metronímicos de Kraftwer y New!; un sonido en el cual los Sintetizadores tenían un rol tan importante como el de las Guitarras.

En las entrevistas Bowie hablaba de su mudanza a Berlín como un intento de separarse de América, tanto musicalmente (el Soul y el Funk que le habían dado forma a Young Americans) como espiritualmente (un escape de las arenas movedizas de la decadencia del Rock´N´Roll de Los Ángeles).

Influido por este gesto deliberado de Dislocación y Autoalienación, Low estaba a la altura de su título provisorio “New Music Night and Day”, más que nada a través de su increíble lado dos, una suite de atmósferas y canciones instrumentales.

Low, dijo Bowie, era una reacción a la experiencia de “Ver El Bloque Oriental, La Forma En La Que Berlín Oriental Sobrevive En El Medio De Todo Ello. Era Algo Que No Podía Expresar Con Palabras, Algo Que Requería Texturas.”

Esa es la razón por la que recurrió a Eno, Texturólogo por excelencia, para que actuase como su mentor y mano derecha durante la realización de Low y “Heroes”.

Eno ya era considerado un icono del Post Punk por sus ruidos de Sintetizador en Roxy Music y sus discos solistas Proto New Wave y durante la elaboración de los discos de Bowie en Berlín se convirtió en uno de los grandes productores de la era.

Documentó la escena No Wave de New York y trabajó con Devo, Talking Heads, Ultravox y, mucho después, U2 (Bono declaró en cierta ocasión que “Algunas Bandas Acudieron A La Escuela de Arte; Nosotros Acudimos a Brian Eno”).

El Nuevo Europeísmo de Bowie y Eno resonó con la sensación Post Punk de que América, o al menos la América blanca, era política y musicalmente el enemigo.

En la búsqueda de elementos inspiradores contemporáneos, el Post Punk miraba más allá de la tierra de origen del Rock´N´Roll : Jamaica, La América Urbana Negra, Europa.

Para muchos Post Punks los singles más significativos del ´77 no fueron “White Riot” o “God Save The Queen” sino “Trans Europe Express” de Kraftwerk, una Teogonía Metronómica de la Era Industrial y el Hit Porno Eurodisco producido por Giorgio Moroder “I Feel Love” de Donna Summer, un Track compuesto casi por entero con Sonidos Sintéticos.

La música Disco Electrónica de Moroder y el sereno Synth Pop de Kraftwerk generaron resplandecientes visiones de la Neu Europa Moderna, Futurista y Post Rock en el sentido de no tener absolutamente ninguna deuda con la música Americana.

La idea de que Los Sintetizadores, Los Secuenciadores y las Máquinas De Ritmo ofrecían la posibilidad de una identidad sonora Auténticamente No Americana resultó enormemente seductora para grupos como The Human League y Soft Cell.

Ritmo Negro, Electrónica Europea, Técnicas De Producción Jamaiquinas : estas fueron las coordenadas de la radicalización Post Punk de las formas. ¿Pero qué pasaba con los contenidos radicales?.

El enfoque Punk de la política, furia cruda o protesta al estilo Agit Prop, resultaba demasiado brusco o demasiado acartonado para la Vanguardia Post Punk, así que intentaron desarrollar Técnicas más Sofisticadas y Oblicuas.

Gang Of Four y Scritti Politti abandonaron el estilo directo de denuncia optando por componer canciones que exponían y dramatizaban los mecanismos de poder que operan en la vida cotidiana : El Consumismo, Las Relaciones Sexuales, Las Nociones De Sentido Común sobre lo que es Natural u “Pbvio”, las formas en las que los Sentimientos aparentemente más Intimos y Espontáneos están en realidad determinados por fuerzas más extensas.

“Cuestionar Todo” era la consigna del momento, seguida de cerca por “Lo Personal Es Político”. Pero, al mismo tiempo, los grupos más perspicaces entendieron que, al mismo tiempo, “Lo Político Es Personal”, captando la forma en que los acontecimientos históricos y las acciones de los gobiernos invaden la vida cotidiana modulando los sueños y las pesadillas individuales.

En relación a la política en el sentido más convencional, las manifestaciones, el activismo de base, la lucha organizada, etc.

El Post Punk fue más ambivalente. Tanto los estudiantes de Arte como los Auto-Didactas tienden a valorar la individualidad.

En tanto Bohemios Inconformistas, por lo general se sentían incómodos con los llamados a la solidaridad o las convocatorias a seguir la línea del partido. Creían que el discurso demagógico de grupos abiertamente politizados como Crass o The Tom Robinson Band era demasiado literal y antiestético, tanto un planteo condescendiente con el oyente como un ejercicio inútil consistente en predicar a los ya convertidos.

De modo que, si bien la mayoría de los grupos Post Punk participaron en las giras de Rock Against Racism (Rock Contra el Racismo), tenían una actitud cautelosa con RAR en tanto organización o con su colectivo hermano, la Liga Anti-Nazi, sospechando que se trataba de frentes levemente disfrazados del trotskista SWP (Socialist Workers Party, Partido Socialista de los Trabajadores) (que valoraba a la música solamente como herramienta de movilización y radicalización de la juventud).

Al mismo tiempo, el Post Punk heredó del Punk el sueño de resucitar al Rock en tanto una fuerza capaz de cambiar, si no el mundo, la menos la conciencia de oyentes individuales.

Y este radicalismo se manifestaba tanto en las palabras como en los sonidos, en lugar de utilizar a la música como mera plataforma para el Agit Prop. En el caso de las letras, su potencial subversivo tenía más que ver con sus propiedades estético formales (el grado de innovación gramatical o narrativo) que con el “Mensaje” o la crítica que transmitían.

El Post Punk fue un formidable período de Experimentación Letrística y vocal. Mark E. Smith de The Fall inventó una especie de realismo mágico del norte de Inglaterra que mezclaba la suciedad industrial con todo tipo de elementos misteriosos y extraños a través de intervenciones vocales en una sola nota que se ubicaban en algún lugar intermedio entre los monólogos motorizados por las anfetaminas y las historias de borrachos.

Los Manierismos Neuróticos del modo de cantar de David Byrne encajaban perfectamente con sus investigaciones secas e irónicas de temas tan impropios del Rock como los Animales, la Burocracia, los Edificios y la Comida.

Mark Stewart de The Pop Group escupía conjuros y encantamientos imaginistas como si fuese una cruza entre Antonin Artaud y James Brown.

También se trató de un gran período para la expresión femenina como en el caso de los sonidos disonantes y las perspectivas nunca antes escuchadas de The Slits, Lydia Lunch, Ludus y The Raincoats.

Otros Cantantes-Letristas, Ian Curtis de Joy Division, Howard Devoto de Magazine, Paul Haig de Josef K, habían avanzado hacia los malestares sombríos y las angustias paralizantes de Dostoevsky, Kafka, Conrad y Beckett.

Sus canciones eran como Mini-Novelas de tres minutos que abordaban los dilemas existencialistas clásicos : La lucha & La agonía De Tener Un “Yo”, el Amor contra el Aislamiento; lo Absurdo de la Existencia; la Capacidad Humana para la Perversión y el Rencor; la pregunta perenne “Suicidarse, ¿Porqué No?”

No es ninguna coincidencia que Manchester y Sheffield, dos ciudades industriales en decadencia del norte de Inglaterra, hayan conformado el Epicentro del Post Punk inglés.

También se formaron bandas con similares enfoques líricos y sonoros en Cleveland (que supo ser el corazón del alguna vez formidable pero en ese momento decadente Cinturón del Hierro de los EEUU) y Düsselford (la capital de una de las zonas más industrializadas de Alemania, el Ruhr).

De forma paralela pero diferenciada grupos como Pere Ubu (de Cleveland), The Human League y Cabaret Voltaire (de Sheffield), Joy Division (de Manchester) y DAF (de Düsselford) recurrieron al uso de Sintetizadores.

En grados distintos, todos estos grupos se intentaron pensar los problemas y las posibilidades de la existencia humana en un mundo cada vez más Tecnológico.

Habiendo crecido en ciudades física y mentalmente marcadas por la violenta transición del siglo XIX de las experiencias comunitarias rurales a los ritmos artificiales de la vida industrial, estos grupos estaban en una posición privilegiada desde la cual ponderar el Dilema de La Alienación vs. La Adaptación en la era de las Máquinas.

Y, sin embargo, era posible, tal vez esencial- estetizar los panoramas de decaimiento de estas ciudades Post Industriales.

Los grupos Post Punk encontraron con dos escritores particularmente sugerentes en relación a esta cuestión.

La Naranja Mecánica, novela escrita en 1962 por Anthony Burgess, transcurría en Inglaterra en el futuro cercano y describía los erráticos itinerarios de jóvenes desangelados, una cruza de Skinheads y Punks : Dandys Corrompidos que vivían en y por la búsqueda de la Ultra Violencia Gratuita.

Tanto el libro como la película filmada por Kubrick en 1970 capturan la Psicogeografía desolada de la “Nueva Inglaterra” creada por los urbanistas “Visionarios” y los Arquitectos Brutalistas (tan de moda durante los años ´60), bloques de hormigón armado, pasadizos sombríos, puentes y pasarelas de cemento.

Este mismo tipo de paisaje urbano traumatizado sirve como fondo, pero también, en cierto sentido, como personaje principal, en la clásica trilogía de JG Ballard de los ´70 : Crash, La Isla De Cemento y Rascacielos.

Asimismo, sus cuentos anteriores y novelas de cataclismos conjuran una inquietante Belleza Inhumana, con sus Paisajes Desolados: Pistas de Aterrizaje Abandonadas, Pantanos Resecos, Ciudades Desiertas.

En las entrevistas, Ballard hablaba de “La Magia & La Poesía que uno siente cuando Mira una chatarrería llena de lavarropas viejos o autos destrozados, o un barco antiguo pudriéndose en un puerto en desuso ... Una Magia & un Misterio enormes rodean a este tipo de objetos.

Pere Ubu y Joy Division compusieron música que capturó la particular belleza ballardiana de sus ciudades de origen.

Una música configurada a partir de la experiencia de vivir en Cleveland o Manchester en los ´70 pero a la vez imposible de reducir por completo a un tiempo y un espacio determinados.

Un sonido situado en la frontera entre cierta especificidad Histórico-Geográfica y anhelos y temores intemporales y universales.

La era Post Punk se superpone a dos fases políticas distintas, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra : los gobiernos de centroizquierda del primer ministro laborista James Callaghan y el presidente demócrata Jimmy Carter, que fueron casi simultáneamente desplazados por la emergencia de Margaret Tatcher y Ronald Reagan, un giro a la derecha que resultó en doce y dieciocho años de políticas conservadoras en los Estados Unidos y en Inglaterra, respectivamente.

El período Post Punk comienza con la Parálisis y el estancamiento de las políticas socialdemócratas, que comienzan a ser percibidas como un fracaso, y termina con el ascenso de las políticas económicas monetaristas Neoliberales, el Desempleo de Masas y la Intensificación de la Desigualdad Social.

Especialmente en los primeros años, 1978 -1980, estas dislocaciones produjeron una enorme sensación de tensión y temor.

Inglaterra fue testigo del resurgimiento de la extrema derecha y los partidos Neo Fascistas, tanto en la política electoral como en las formas sangrientas de la violencia callejera. La Guerra Fría alcanzó un nuevo pico de frigidez.

La revista musical más conocida en Inglaterra, el New Musical Express, publicaba una columna estable llamada “Rubias De Plutonio” sobre el despliegue de los misiles estadounidenses en el territorio británico.

Singles como “Breathing” de Kate Bush o “The Earth Dies Screaming” de UB40 introdujeron el Temor Nuclear en el Top 20 e incontables grupos, desde This Heat en su disco conceptual Deceit hasta Young Marble Giants con su clásico single “Final Day” cantaban acerca del Armaggedon como perspectiva real e inminente.

Parte de la intensidad de este período de música disidente reside en su creciente desincronización con respecto a la cultura más amplia, que estaba girando a la Derecha.

Tatcher y Reagan representaban un masivo contragolpe tanto para los contraculturales años ´60 como para los permisivos años ´70.

Varado en una especie de exilio cultural interno, el Post Punk intentó construir una Cultura Alternativa con su Propia Infraestructura Independiente de Sellos, Distribuidoras y Disquerías.

La necesidad del “Control Completo” (sobre el cual The Clash sólo podía cantar amargamente, habiendo cedido la canción que llevaba ese título a la CBS) condujo al nacimiento de sellos independientes pioneros : Rough Trade, Mute, Factory, SST, Cherry Red y Subterranean.

El concepto del “Hacelo Vos Mismo” proliferaba como un virus, desparramando una pandemia de Cultura Autogestionada, Bandas que editaban sus propios Discos, Promotores locales que organizaban Recitales, Colectivos de Músicos que creaban Espacios para que las Bandas pudiesen Tocar, pequeñas Revistas y Fanzines que funcionaban con Medios De Comunicación Alternativos.

Los Sellos Independientes constituían una especie de Micro-Capitalismo Anti-Corporativo, menos basado en las Ideologías de izquierda que en la convicción de que los sellos grandes eran demasiado indolentes, carentes de Imaginación o Comerciales como para Cultivar y Alojar a los Sonidos más cruciales del momento.

El movimiento Post Punk estaba tan preocupado por la política dentro del mundo de la música como por cualquier otra cosa existente en el “Mundo Real”.

Se proponía eludir o sabotear la fábrica onírica del Rock : esa industria del placer que canalizaba la energía y el idealismo de los jóvenes conduciéndolos a un Cul De Sac, produciendo al mismo tiempo enormes cantidades de plusvalía para el capitalismo corporativo.

El término “Rockismo”, acuñado por un grupo de Liverpool llamado Wah! Heat, se diseminó por otras partes funcionando como una forma sintética de referirse a un conjunto de hábitos perimidos que restringían la creatividad y suprimían la sorpresa : técnicas convencionales de producción (como el uso de Reverbs para generar un sonido “En Vivo”), los rituales predecibles de las giras y recitales (algunos grupos Post Punk se negaban a hacer Bises; otros experimentaban incorporando recursos Multi-Media y Arte De Performance).

Intentando quebrar el trance del negocio del Rock, sacudiendo a los oyentes para que se diesen cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor, el Post Punk rebosaba de críticas Meta-Musicales y Mini-Manifiestos.

Incluso existían canciones como “Part Time Punks” de TV Personalities o “A Different Story” de Subway Sect que abordaban el tema del fracaso del Punk y especulaban acerca del futuro.

Parte de la perspicaz autoconciencia del Post Punk provenía de la sensibilidad radicalmente autocrítica del arte conceptual de los ´70, en el cual el discurso en torno a la obra era tan importante como el objeto artístico en sí mismo.

La naturaleza metamusical de gran parte del Post Punk ayuda a explicar el extraordinario poder del Periodismo de Rock durante ese período.

Algunos críticos, incluso, llegaron a jugar roles principales en la construcción y la orientación de la Cultura Post Punk misma.

Este nuevo Rol de los Periódicos Musicales comenzó con el Punk. La Radio y la TV lo desdeñaron y los medios gráficos masivos eran en su mayor parte hostiles.

Incluso durante un tiempo les resultó muy difícil a los grupos Punk encontrar lugares donde tocar. Fue este el contexto que condujo a que los semanarios musicales británicos asumieran una enorme importancia.

Entre 1978 y 1981, la publicación musical más vendida, el New Musical Express, tenía una circulación que oscilaba entre los 200.000 y los 270.000 ejemplares, mientras que las ventas combinadas de Sounds, Melody Maker y Record Mirror superaban los 600.000 ejemplares.

Si uno incluye en el análisis la inusualmente alta tasa de “Préstamo”, cada ejemplar era por lo general leído por varias personas, probablemente podamos estimar unos dos millones de lectores en total.

El Punk movilizó una enorme audiencia que buscaba el camino hacia adelante y que estaba lista para ser guiada. La prensa musical no tenía prácticamente rivales en esta función, las revistas mensuales de interés general como Q o las revistas de tendencias como The Face todavía no existían, mientras que la cobertura del Pop en los diarios reconocidos era muy reducida.

Como resultado, los semanarios musicales tuvieron una enorme influencia y determinados escritores –los apasionados y aquellos con tendencias mesiánicas, disfrutaron de un prestigio y un poder que hoy resulta difícil imaginar.

Identificando (y, en ocasiones, exagerando) las conexiones entre los grupos y articulando los manifiestos implícitos de los movimientos resultantes o las escenas basadas en distintas ciudades, los críticos lograron intensificar y acelerar el desarrollo del Post Punk.

En Sounds, a partir de fines de 1977 Jon Savage abogó por la “New Musick”, el costado Diatópico-Industrial del Post Punk.

Paul Morley del NME pasó de mitologizar a Manchester y a Joy Division a inventar el concepto del New Pop. Garry Bushell de Sounds era el ideólogo/demagogo del Oi! y el Real Punk.

La combinación de “Críticos Activistas” y Músicos Metareflexivos (cuyo trabajo constituía en sí mismo una forma de “criticismo activo”) alimentó un síndrome de evolución a partir del éxodo : una moda competía con otra moda y cada nuevo desarrollo era rápidamente seguido de una etapa reactiva o de un viraje brusco.

Todo esto contribuyó a desarrollar el sentimiento de “Construcción De Futuro” propio de la época, a la vez que aceleró la desintegración del Punk, que fue fragmentándose en distintas facciones en disputa.

Los Músicos & Periodistas fraternizaron muchísimo durante este período, esta cercanía tal vez tenga relación con cierta percepción mutua como camaradas en la guerra cultural del Post Punk contra la Vieja Ola, pero también en las luchas políticas del momento.

Los roles se intercambiaban : algunos Periodistas grababan discos; ciertos músicos, David Thomas de Pere Ubu (con el seudónimo Crocus Behemoth), Steven Morris de Joy Divison, Steve Walsh de Manicured Noise, escribían artículos y reseñas de discos.

Muchas de las personas involucradas en el Post Punk no eran músicos al principio, o venían de otras disciplinas artísticas, de manera que la distancia entre aquellos que “Hacían” y aquellos que comentavan lo que otros hacían no era tan grande como en la era Pre Punk.

Por ejemplo, Genesis P Orridge, de Throbbing Gristle, se autodescribía antes que nada como escritor y pensador que en realidad estaba muy lejos de ser músico.

Incluso llegó a utilizar la palabra “Periodismo” como un término descriptivo de carácter positivo al explicar el enfoque documental de TG ante las duras realidades Post Industriales.

Ciertos cambios en el estilo y los métodos de las formas de escribir sobre el Rock intensificaron la sensación Post Punk de estar avanzando de forma veloz hacia una nueva era.

Los Periodistas musicales a principios de los ´70 solían mezclar las virtudes críticas tradicionales (objetividad, documentación sólida, autoridad basada en el conocimiento de la materia, etc.) con cierta soltura e informalidad rockera influenciada por el Nuevo Periodismo.

Este estilo libre, cercano a las formas orales de expresión, con guiños y referencias a “Drogas & Chicas” no resultaba apropiado para el Post Punk. Y los supuestos básicos subyacentes propios de esta vieja forma de crítica Rock, la rebelión entendida como la indisciplina masculina, la idea de la genialidad como locura, el culto a la autenticidad y a la credibilidad callejera, eran parte de las posiciones que estaban siendo puestas en cuestión por las Vanguardias Anti Rockistas.

La escritura de los críticos que desbancaron a la antigua generación, Morley, Savage, Ian Penman, Jane Suck, Dave McCullough, Chris Bohn, por nombrar sólo los más influyentes, parecía estar hecha de la misma sustancia que el tipo de música que defendían.

La urgencia austera y la claridad de la prosa utilizada reflejaba la severidad sonora de grupos como Wire, The Banshees o Gang Of Four, del mismo modo que en los diseños de las tapas de los discos de la época predominaba una geometría de volúmenes puros y definidos.

La nueva escuela de críticos de Rock mezclaba cierto puritanismo con determinada actitud lúdica en una forma que se diferenciaba del estilo informal del viejo pero a la vez criticaba todas sus certezas, los presupuestos implícitos sobre qué era y qué no era el Rock.

Los temas sobre los cuales hablaban las bandas y los críticos también contribuyeron a esa sensación de acceso a una nueva era.

Hoy una entrevista con una banda de Rock tiende a convertirse en un mero listado de influencias y puntos de referencia de modo tal que la historia del grupo por lo general queda reducida a un itinerario a través de los gustos de sus integrantes.

Ese tipo de “Rock De Coleccionistas De Discos” no existía en la era Post Punk. Las bandas, por supuesto, hablaban de sus influencias musicales, pero también tenían muchísimas otras cosas en la cabeza : Política, Cine, Arte & Libros.

Algunos de los grupos políticamente más comprometidos pensaban que hablar sobre música en una entrevista era una trivialidad o una autoindulgencia : se sentían obligados a debatir cuestiones que consideraban más importantes.

Y al mismo tiempo, esto reforzaba la idea de que el pop no era una categoría aislada del resto de la realidad.

Esta falta de interés en hablar sobre las influencias musicales también contribuyó a crear cierta sensación de que el Post Punk era un quiebre absoluto con la tradición : como si los ojos y los oídos de esta experiencia cultural estuviesen entrenados para percibir el futuro y no el pasado.

Los grupos desarrollaban una competencia furiosa para llegar a los ´80 con algunos años de anticipación. El Post Punk creó una sensación emocionante de Urgencia. Los discos nuevos salían rápido, un clásico tras otro.

Incluso los Experimentos Incompletos y los “Fracasos Interesantes” portaban una poderosa carga utópica y eran parte de una intensa conversación colectiva. Ciertos grupos existieron más a nivel de las ideas que de las proposiciones realizadas, pero sin embargo contribuyeron con su mera existencia conceptual.

Muchos grupos nacidos durante el período Post Punk se volvieron después enormemente famosos: New Order, Depeche Mode, Human League, U2, Talking Heads, Scritti Politti, Simple Minds.

Otras figuras “Menores” durante la época alcanzaron el éxito con otros nombres : Björk, KLF, The Beastie Boys, Jane´s Addiction.

Pero este libro no es para nada una historia escrita desde la perspectiva de los vencedores.

Existen decenas de bandas que grabaron discos importantísimos sin haberse convertido en más que grupos de culto, obteniendo el dudoso premio consuelo de ser nombrados como “Influencias” o “Puntos De Referencia” de las Mega-Bandas del Rock alternativo de los 90’s (Gang Of Four engendró a los Red Hot Chilli Peppers; Throbbing Gristle a Nine Inch Nails y Radiohead tomó hasta el nombre de los Talking Heads).

Incluso hay grupos que grabaron sólo uno o dos singles increíbles para luego desaparecer sin dejar rastros.

Y detrás de los músicos, había una gran cantidad de catalizadores, guerreros culturales, facilitadores e ideólogos que fundaron sellos discográficos, trabajaron como managers, se convirtieron en productores innovadores, publicaron fanzines, organizaron recitales, etc.

Uno de los patrones recurrentes en este libro es el rol crucial de las disquerías interesantes : Rough Trade en Londres; Drome en Cleveland a mitad de los ´70; 99 records en Nueva York.

Desde las músicas “Raciales” de los ´50 a la Cultura Rave de los ´90, las Disquerías han funcionado siempre como nodos cruciales en las redes informales de la Cultura Musical.

Operan como fuentes de trabajo e inspiración para los músicos y como espacios de intercambio de información para las bandas que colocan allí sus avisos y para los fans que se enteran allí de los recitales.

Incluso pueden ser consideradas como Mini-Estaciones de Radio, difundiendo los discos favoritos de quienes allí trabajan y estimulando a que los clientes los compren.
Muchas de las disquerías Post Punk se convirtieron luego en Sellos, transformando sus conocimientos de venta de discos en potentes instintos para encontrar grupos interesantes.

El intenso trabajo de crear y mantener una cultura alternativa carece del glamour de los gestos públicos de terrorismo cultural del Punk.

Destruir es siempre más espectacular que Construir. El Post Punk siempre tuvo una actitud constructiva y abierta al futuro : el prefijo “Post” implicaba una fe en un futuro que, según el Punk, no existía.

El Punk articuló de forma breve un variopinto grupo de inconformistas en tanto fuerza en contra. Pero cuando la cuestión se convirtió en “¿De qué estamos a favor?” el movimiento se dispersó.

Cada tendencia alimentó su propio mito del origen y del sentido del Punk y su propia visión de hacia dónde había que avanzar. Sin embargo, más allá de los distintos argumentos, incluso los desacuerdos todavía afirmaban aquello que todavía se tenía en común : la creencia, revivida por el Punk, en el poder de la música y la responsabilidad que implicaba esta convicción.

El efecto colateral de todas estas divisiones y desacuerdos fue la diversidad, una fabulosa riqueza de sonidos e ideas que hacen que este período esté a la altura de disputarle a los ´60 el título de “Edad Dorada De La Música”.


(*) Prólogo Del Libro “ Rip It Up And Start Again : Post Punk 1978–1984 (S. Reynolds, 2005)
(*)Traducción: F. Ingrassia -
Planeta X 2007
(*) www.planetax.org.ar